«Bern ist Augenblick einer Träumerei»

Von

|

Drucken Drucken

Von Hannes Liechti - In der Serie «Musik für» wer­den jeweils eine oder meh­re­re Persönlichkeiten aus dem Berner Kulturleben mit einer aus­ge­wähl­ten Playlist kon­fron­tiert. Diesen Monat trifft es die in Bern leben­de Violinistin Patricia Kopatchinskaja.

Moldawien, Chisinau, Wien, Bern. Vier Stationen im Leben von Patricia Kopatchinskaja. Nicht, dass das schon alles wäre: Ständig ist die 35-jäh­ri­ge Violinistin auf Achse. Allein in die­sem Jahr spielt sie bei­na­he 100 Konzerte in über 50 Städten. Das Schweizer Fernsehen und der Filmemacher Béla Batthyany haben nun im Rahmen der Serie «Stars» ein wun­der­schö­nes Potrait über Kopatchinskaja rea­li­siert. Doch auch das ist noch nicht genug. Dieser Tage ver­öf­fent­licht Kopatchinskaja ihre neue CD mit Werken von Bartók, Ligeti und Eötvös, und im November kon­zer­tiert sie mit dem Berner Sinfonieorchester im Kultur Casino Bern.

Für das erste Stück habe ich dies­mal kei­nen Titel vor­be­rei­tet. Vielmehr möch­te ich von Ihnen wis­sen, wel­ches Stück gera­de in Ihrem Kopf läuft?

Béla Bartók
Sonate für Violine Solo (1944)

Patricia Kopatchinskaja: Das ist die Solosonate von Bartók, die ich in zwei Wochen an mei­ner Plattentaufe in der Dampfzentrale spie­len soll­te. Es ist ein tol­les, und gleich­zei­tig äus­serst pro­ble­ma­ti­sches Stück. Es quält mich wie ein Virus. Es legt alles lahm in mei­nem Kopf. Ich kom­me ein­fach nicht wei­ter, es ist so unglaub­lich schwie­rig. Diese Sonate ist ein Hindernis, über das ich nie rich­tig hin­weg­kom­me. Ich habe das Stück schon eini­ge Male gespielt, aber nie wirk­lich gut. Die Arbeit dar­an bleibt wohl immer ein Abenteuer.

Cunninlynguists
«Lynguistics»
ab dem Album «Will Rap For Food»
(APOS Music, 2001)

Das ist die US-ame­ri­ka­ni­sche Hip Hop-Gruppe Cunninlynguists. In «Lynguistics» sam­peln sie eine Stelle aus dem Violinkonzert in D Op. 35 von Tschaikowsky.

Ein Verwandter von mir aus Basel, der eigent­lich Jurist ist, macht mit gros­sem Erfolg Rapmusik. Er hat mit einem Dvorák-Konzert etwas Ähnliches gemacht. Natürlich wird die­se Musik viel­leicht miss­braucht. Aber war­um nicht? Es ist wie ein Kleid aus einem alten Kimono und neu­en Elementen dazu…

Sie wür­den also sagen, man darf das?

Das muss man sogar, das spricht die Jugend an! Die Jungen hören die alten Klänge und emp­fin­den etwas, ohne sich sogleich zu fra­gen, was ist das für eine Form, was für ein Stil? Ich habe jetzt nicht genau hin­ge­hört, aber die Texte sind meist aktu­ell und spre­chen die Menschen direkt an. Auch wenn sie viel­leicht nicht sehr poe­tisch und viel­schich­tig sind. Doch genau das muss Musik tun: die Menschen anspre­chen.

Im SF-Filmportrait von Béla Batthyany kom­men Sie auf die­ses Werk zu spre­chen und sagen, dass sie es sich anfangs gar nicht zu spie­len trau­ten. Weshalb?

Alle spie­len es. Man fragt sich: Will ich mei­ne gan­ze Kraft dafür opfern, etwas zu tun, was schon sehr oft unglaub­lich gut gemacht wur­de? Werde ich etwas Neues fin­den, was mich inter­es­siert? Man beginnt dann doch zu üben und irgend­wann, nach vie­len Jahren, kommt eine eige­ne Vision. Vielleicht. Dazu gehört aber, dass man alle ande­ren Interpretationen ver­gisst. Man hat sonst kei­nen Platz mehr für eige­ne Gedanken.

Ludwig van Beethoven
«I. Allegro ma non trop­po» aus Violinkonzert Op. 61 in D‑Dur (1806)
Viktoria Mullova & Orchestre Révolutionnaire et Romantique (Sir John Eliot Gardiner, 2003)

(Patricia Kopatchinskaja steht auf, wirft einen Blick in die Noten, wel­che griff­be­reit in einer Schublade lie­gen, sucht ihr Smartphone und prüft dar­auf mit einem Metronom das Tempo der vor­ge­spiel­ten Interpretation und setzt sich wie­der hin.)

Ich kom­me nicht rein ins Stück, wenn ich das anhö­re. Das ist wie wenn ich ein Bild durch einen Schleier hin­durch betrach­te.

Wie ist Ihre Beziehung zu Beethoven?

Ich habe eine sehr inten­si­ve Beziehung zu Beethoven. Schade, dass er tot ist. (lacht) Mir gefal­len nicht zuletzt die impro­vi­sa­to­ri­schen Elemente sei­ner Musik und die Art, mit viel Humor, Sarkasmus und Ironie zu schrei­ben.

Die Kritiker der Erstaufführung waren mit dem Violinkonzert nicht zufrie­den. Sie bemän­gel­ten, dass das Werk «unzu­sam­men­hän­gend» sei und «vie­le ermü­den­den Wiederholungen» beinhal­te. Sehen Sie das auch so?

Nein. Man kann es sich heu­te nicht mehr vor­stel­len, dass man das ein­mal so emp­fin­den konn­te. Schon die Kreutzersonate war ein Schock: Das Publikum war wie erschla­gen. Und nach dem Violinkonzert dach­ten die Wiener: «Naja, wenn er so wei­ter­macht, dann wird das nix mehr.» Dabei ist die­ses Werk heu­te eines der schön­sten Konzerte über­haupt. Mann muss aber mit Frische ran­ge­hen, spie­le­risch und impro­vi­sa­to­risch. Und man muss sich vor­stel­len, dass das Ganze im Hier und Jetzt statt­fin­det. Sonst funk­tio­niert es nicht.

György Ligeti
«II. Aria, Hoquetus, Choral: Andante con moto» aus Violin Concerto (1990–92)
Saschko Gawriloff & Ensemble InterContemporain (Pierre Boulez, 2006)

(Kopatchinskaja unter­bricht bereits nach den ersten vier Tönen der ein­lei­ten­den, ele­gi­schen Melodie der Solovioline.)

Das ist eine Melodie, die Ligeti ver­folgt hat. Er hat sie in vie­len ande­ren Stücken ver­wen­det. Zum Beispiel im Bläserquintett. Mal kommt sie ganz schnell, lustig und rhyth­misch, mal kommt sie lang­sam und ganz allei­ne wie hier, und mal kommt sie poly­phon und total struk­tu­riert. Diese Melodie ist für Ligeti wie ein Licht, das er immer wie­der in sei­ne Stücke hin­ein­lässt.

Wir haben die Interpretation von Saschko Gawriloff gehört, dem Ligeti das Konzert wid­me­te. Auf Ihrer neu­en CD haben Sie das Werk auch ein­ge­spielt. Wie sind Sie an die­se Melodie her­an­ge­gan­gen?

Ich habe mir einen Volksmusiker im All vor­ge­stellt. Teile von ihm schwe­ben im Kosmos her­um und auch sein Instrument ist noch da. Die Melodie ist die noch ver­blie­be­ne Seele. Ich habe mich bemüht, sie so zu spie­len, als ob die Erde nicht mehr in Sicht wäre. Völlig schwe­re­los.

Haben Sie eine Lieblingsstelle die­ses Werks?

Vom ersten bis zum letz­ten Ton: Es ist ein ein­zi­ger Wurf. Eines der besten Violinkonzerte, die je geschrie­ben wur­den. Es gibt kei­ne schwa­chen Stellen dar­in. Wirklich nicht. Es ist eine phä­no­me­na­le Konstruktion. Und im ersten Satz, da bricht man sich die Finger: Das ist ein Alptraum auf der Bühne.

Peter Eötvös
«III. Third Cadenza» aus Seven (2006)
Patricia Kopatchinskaja & Frankfurt Radio Symphony Orchestra (Peter Eötvös, 2012)

Das ist die drit­te Kadenz von Peter Eötvös’ Violinkonzert «Seven» ab mei­ner neu­en CD. Das Werk ist den sie­ben Astronauten gewid­met, die im letz­ten Flug des Columbia Space Shuttle umge­kom­men sind. Die Komposition erweckt den Eindruck, als ob man sich tat­säch­lich im Kosmos befin­det. Es ist sehr spe­zi­ell. Auch die Aufstellung des Orchesters ist unge­wöhn­lich: Die sechs Geigen ste­hen links und rechts oben auf den Balkonen, ich bin mit dem Dirigenten im vor­de­ren Teil der Bühne, und der Rest des Orchesters befin­det sich im hin­te­ren. Es ist wie eine Unterhaltung zwi­schen den Sternen. Man muss sich das Stück unbe­dingt live anhö­ren, um ein Gefühl davon zu bekom­men.

Neben den bei­den eben bespro­che­nen Werken spie­len Sie auf der neu­en CD auch das zwei­te Violinkonzert von Béla Bártok. Welches Stück ist Ihnen am leich­te­sten gefal­len?

Keines. Alle drei sind unheim­lich schwie­rig zu spie­len. Es ist eine blu­ti­ge CD, hin­ter der viel Arbeit steckt. Physisch und Psychisch haben die­se Einspielungen alles von mir abver­langt. Vielleicht tra­gen die Aufnahmen jetzt umso mehr Kraft in sich.

Sie spie­len häu­fig moder­ne Musik. Weshalb hat sich aber der Grossteil des klas­si­schen Konzertpublikums immer noch nicht damit ange­freun­det?

Auf die­se Frage habe ich noch kei­ne Antwort gefun­den. Es wun­dert mich sehr, dass die Leute kei­nen Zugang zur Neuen Musik fin­den. Es ist eine äus­serst apa­thi­sche Stimmung in der klas­si­schen Musik spür­bar. Alle wol­len nur das hören, wor­an sie gewöhnt sind. Das fin­de ich trau­rig und bedroh­lich zugleich.

Fazil Say
«III. Andantino» aus dem Violinkonzert «1001 Nights in the Harem» (2007)
Patricia Kopatchinskaja & Luzerner Sinfonieorchester (John Axelrod, 2008)

Das Violinkonzert des tür­ki­schen Pianisten Fazil Say. Er hat es für mich geschrie­ben. Gerade heu­te stand er übri­gens vor Gericht: Er wird ange­klagt, weil er auf Twitter einen per­si­schen Poeten zitiert hat. Es dro­hen ihm ein­ein­halb Jahre Haft. Das ist ver­rückt: So etwas geschieht heu­te in der Türkei.

(lauscht den Klängen der eige­nen Aufnahme aus dem Jahr 2008)

Ich spie­le das mitt­ler­wei­le ganz anders. Man soll­te ein Stück nie ganz am Anfang auf­neh­men. Man soll­te erst nach hun­dert Jahren eine CD ein­spie­len, aber solan­ge lebt man nicht. Nun ja. Dieses Werk ist sehr exo­tisch und ero­tisch. Es geht um den Harem. Man riecht förm­lich all die­se Gewürze und sieht den Rauch und die schö­nen Frauen, die halb nackt her­um­schwir­ren. Eine mär­chen­haf­te Musik. Spielbar und geniess­bar.

Sie haben die­ses Werk schon unzäh­li­ge Male auf­ge­führt. Wie ist es, immer wie­der mit ande­ren Orchestern das glei­che Stück zu spie­len?

Das ist nicht ein­fach. Gerade bei die­sem Stück haben sich kul­tu­rel­le Unterschiede bemerk­bar gemacht. Ich habe das Konzert auch in der Türkei gespielt. Dort muss­te ich nie erklä­ren, dass man es mit Gefühl spie­len soll. Die Leute dort sind sehr tem­pe­ra­ment­voll und haben die­sen kraft­vol­len Klang ver­in­ner­licht. Man muss aber viel an der Organisation und Struktur üben. Hierzulande ist es genau umge­kehrt. Ich muss den Musikern erklä­ren, was das für eine Musik ist. Ich benut­ze dazu oft Bilder und sage ihnen: «Das ist ein Rhythmus mit einem Messer in der Tasche» oder «das sind die bel­len­den Hunde von Istanbul».

Sie spie­len das Violinkonzert im November mit dem Berner Sinfonieorchester. Wird das ein spe­zi­el­les Konzert für Sie?

Dieses Konzert ist unheim­lich schön für mich, weil es nur ein paar Strassen wei­ter statt­fin­det. Was für ein Vergnügen, nicht rei­sen zu müs­sen, zu Hause woh­nen zu kön­nen. Ausserdem ken­ne ich so vie­le Leute im Publikum. Ich spie­le für sie, das Konzert wird zum Dialog mit Menschen, die mir am Herzen lie­gen, die mich hier auf­ge­nom­men haben. Bern ist eine Stadt, die nur Gutes für mich getan hat. Nur eines stört mich: Ich kann nicht im Bellevue schla­fen. Da wür­de ich ger­ne noch ein­mal ein Zimmer bekom­men. (lacht)

Hat Bern einen spe­zi­el­len Klang für Sie?

Ich asso­zi­ie­re Bern eher mit einem Bild. Das Bild der Bewegung einer Seifenblase. Rund, lang­sam und sehr schön. Die Seifenblase ist so schön durch­sich­tig, ver­träumt und lang­sa­mer als alles ande­re, was her­um­fliegt. Sie ist Augenblick einer Träumerei.

Foto: zVg.
ensuite, November 2012

Einen Text gelesen und der hat gefallen? Spende per TWINT ein paar Franken - ohne Abo, aber mit gutem Gewissen. Geht doch auch.



Newsletter

Unsere Newsletter kommt nicht oft und nur dann, wenn etwas wichtig ist. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.




Mit der Nutzung dieses Formulars erklärst Du dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch die Schweizer-Newsletter-Software von «ensuite» einverstanden. (CH-Server)

logo