Du oder ich

Von

|

Drucken Drucken

Von Jarom Radzik – Warum Kunst ein Gegenüber braucht: Kunst kann nicht mehr kon­stru­iert, son­dern nur noch gelebt wer­den. Es gibt heu­te kei­ne Legitimation in der Kunst, neben den neu­en Technologien, wie Computer und Internet, noch Raum und Zeit zu kon­stru­ie­ren. In der Sekundenschnelle, in der man sich heu­te in eine vir­tu­el­le Welt bege­ben kann, kann ein Künstler nicht ein­mal eine Leinwand bespan­nen. Kunst hat kei­ne Legitimation mehr, Vorstellungen in einem kon­stru­ier­ten Raum- und Zeitverhältnis zu schaf­fen. Kunst muss heu­te Raum und Zeit ver­kör­pern. Kunst ist also dann legi­tim, wenn sie nicht etwas Äusseres schafft, son­dern Inneres abzu­bil­den ver­mag. Dann wird die Kunst unmit­tel­bar und gegen­wär­tig. Nur so kann dem Menschen der heu­ti­gen Zeit ein Medium geschaf­fen wer­den, das den Anforderungen an ein zeit­ge­mäs­ses Leben ent­spricht. Nebst all den künst­li­chen Welten, in denen der Mensch lebt, sucht er wie­der das Unmittelbare, das Menschliche. Er sehnt sich nach Menschlichkeit.

Der Künstler gewinnt in sei­nem Handeln also eine neue Bedeutung. Damit ist nicht gemeint, dass er als über­zeich­ne­te Karikatur in der Unterhaltungsspalte der Zeitungen mit sei­nem Lebenswandel in den Vordergrund tritt. Nein! Der Künstler begibt sich als leben­der Schaffer mit­ten ins Werk. Er lebt sei­ne Kunst. Wesentlich ist dabei die Kraft, mit der sich der Künstler mit sei­nem Handeln in der Kunst ver­bin­det. Es geht um den Menschen im Künstler! Die Bedeutung, was das Menschsein denn wirk­lich ist, wird dabei manch­mal aus­ser Acht gelas­sen. Mensch sein bedeu­tet näm­lich Entwicklung. Leben bedeu­tet Entwicklung. Fehlt die Entwicklung, ver­liert ein Mensch über kurz oder lang die eige­ne Identität. Bringt eine Person Anteile ihrer selbst nicht mehr in eine Geschichte, ver­liert sie sich, spal­tet Teile von sich ab – Schizophrenie. Genau dies geschieht in der Kunst. Gegenwartskunst wird heu­te als ein Hüpfen von Idee zu Idee gelebt, unge­bän­digt und unkon­trol­liert. Dabei kann kei­ne Kunstentwicklung mehr statt­fin­den. Denn Entwicklung ist am Ende immer nur ein Schritt von der Vergangenheit in die Gegenwart oder von der Gegenwart in die Zukunft. Immer aber nur ein Schritt. Die Kunstwelt lei­det also kurz gesagt an Schizophrenie. Denn da sie kei­ne Lebensgeschichte, Entwicklung ihrer selbst, mehr erzäh­len kann, hat sie ihre Identität ver­lo­ren. Sie gibt sich auf und am Ende ver­lässt die Kunstwelt gezwun­ge­ner­mas­sen ihre eige­ne Disziplin.

Warum Entwicklung nicht mehr von Interesse ist, son­dern ein Hüpfen von «Neuheit» zu «Neuheit» ange­strebt wird, liegt dar­an, dass die Kunstwelt glaubt, dass sie kei­ne Künstler braucht – also kei­ne Personen, die sich als Menschen mit ihrem inne­ren Konstrukt in der Bearbeitung von Materie aus­drücken. Die Handlung wird unter­schätzt, ja gering geschätzt. Beschneidet sich Kunst ihrer Handlungen, so hat dies eine Auswirkung auf die Idee. Denn Idee und Tat ste­hen stets in einem Wechselspiel. Wird die Handlung gering geschätzt, so wird ganz am Ende auch die Idee gering geschätzt, denn wenn die­se bei­den Komponenten Idee und Tat Antagonisten der Kunst sind, so ist dies eine logi­sche Schlussfolgerung. Am Ende die­ses Wirkens steht die Auflösung. Denn die Spannkraft wur­de selbst auf­ge­löst. Das sieht man dar­in, dass nicht weni­ge Werke heu­ti­ger Künstler weder tief­sin­nig noch phi­lo­so­phisch sind. Auch wenn die Kunstwelt immer noch mit soge­nann­ten «Neuheiten» beschäf­tigt ist, so hat der Puls der Kunst bereits geschla­gen und eine neue Ära ein­ge­läu­tet. Ungeachtet des vor­herr­schen­den Diktats der Idee ent­ste­hen Kunstwerke als Ergebnis des Wechselspiels zwi­schen Idee und Tat. Erneut erin­nern sich Kunstschaffende an die Geschichte der Kunst. Denn Kunst muss nicht neu sein, son­dern leben­dig. Das ist aber nur im Wechselspiel zwi­schen Idee und Tat mög­lich. Daher ist leben­di­ge Kunst stets die Manifestation des Wechselspiels und jedes Kunstwerk, das in die­sem Geiste ent­steht, treibt die Entwicklung der Kunst vor­an.

Kunst ist Geschichte. Und sie ist mehr als der Spiegel der Menschheitsgeschichte, oft geht sie ihr sogar etwas vor­aus. Deswegen braucht sie auch die Nähe zu den Menschen, beob­ach­tet sie und ist sich ihrer eige­nen Rolle bewusst. Ohne die­ses Bewusstsein kann sie ihre Aufgabe nicht erfül­len. Hingegen wird sie zur Verführerin. Sie folgt den Menschen in ihre Abgründe und zele­briert sie. Ein Problem, ist doch die Kunst ein macht­vol­les Instrument, dem Menschen zu zei­gen, was er sein könn­te. Zeigt sie statt dem Soll das Gegenteil, erschüt­tert sie die Menschen, ohne ihnen die Möglichkeit zur Besserung zu geben – trost­los und trau­rig. Das bedingt aller­dings auch, dass Kunstschaffende und Gesellschaft in ste­ti­gem Diskurs ste­hen. Diskurs? Gegenwärtig wohl eher ein Wunschdenken. Ratlosigkeit wäre der bes­se­re Ausdruck.

Es braucht den Diskurs. Reicht es also nicht, dass sich Kunstschaffende selbst suchen? Nun, natür­lich braucht es die­se Suche. Doch zie­hen sich die­se Kreise nur um das Eigene, ergeht es dem Suchenden wie Narziss, der stirbt, weil er letzt­lich erken­nen muss, dass er sich selbst gefun­den hat, obwohl er eigent­lich ein Gegenüber gebraucht hät­te. Narziss stirbt ob der Erkenntnis, dass er im Spiegelbild sich selbst gefun­den hat und eigent­lich nur sich selbst liebt. So geht es auch der Gegenwartskunst. Betrachtet sie noch län­ger ihr eige­nes Spiegelbild, ver­hun­gert sie an ihrer eige­nen Überheblichkeit. Leben liegt im Gegenüber. Darum ist es so enorm wich­tig, dass sich die Kunst mit ihrem Gegenüber, dem Menschen, aus­ein­an­der­setzt. Und zwar nicht als rei­ner Beobachter oder gar Kritiker, son­dern als ech­ter Dialogpartner.

Sehen wir doch ein­mal an, was ein Dialog bringt: Will sich ein Mensch mit einem ande­ren ver­ste­hen, so muss er sich dem ande­ren ver­ständ­lich machen. Es wird eine gemein­sa­me Sprache gesucht, die der Gesprächspartner ver­steht. Wie kann man sonst von einem Dialog spre­chen? Wir wol­len kein Babel, in dem alle mit­ein­an­der reden, ohne auch nur ein Wort von­ein­an­der zu ver­ste­hen. Das gros­se Vorhaben, einen Turm bis in den Himmel zu bau­en, muss­te laut der Legende auf­ge­ge­ben wer­den, weil man sich nicht mehr ver­stand. Ohne Verständigung ist also kein Aufbau mög­lich, viel­mehr herr­schen Chaos und Verwirrung vor. Bemerkenswerterweise war der Zustand der Sprachverwirrung nicht von Dauer, son­dern nur ein Übergang. Die Legende beschreibt näm­lich, dass die­je­ni­gen, wel­che die glei­che Sprache rede­ten, sich zu Gruppen zusam­men­fan­den und die ande­ren ver­lies­sen. Wer den ande­ren nicht ver­steht, hat auch kei­nen Nutzen vom Zusammensein. Im Gegenteil bringt es vor allem Missverständnisse mit sich.

Kann ein Künstler des­halb kein Individualist mehr sein? Nein, aber man darf nicht mei­nen, dass, wenn sich eine Person nicht um eine gemein­sa­me Ebene oder Sprache bemüht, er Individualist sei. Wenn jemand sich in Schweigen und Missverständnissen übt, ist er viel­mehr ein Einsiedler. Wer nicht ver­stan­den wer­den will, ist am Ende allei­ne. Da die Kunst dem Menschen etwas zu sagen hat, muss sie eine Sprache spre­chen, die die Menschen ver­ste­hen. Die Kunst muss also dem Menschen begeg­nen, ohne den eige­nen Charakter auf­zu­ge­ben. Sie muss ein­la­den, ohne zu ver­ge­wal­ti­gen oder zu igno­rie­ren. Die Kunst muss anstos­sen, ohne nur abzu­stos­sen. Individualität, Freiheit und Unabhängigkeit sind kein Vorwand. Im Gegenteil: Kunst kann nur dann frei sein, wenn sie aus ihrer läh­men­den Angst her­aus­tritt und dem Menschen wie­der begeg­net und ihn mutig in einen Dialog ver­wickelt.

Martin Buber sag­te ein­mal, das Ich ent­steht am Du. Und so ist es auch mit der Kunst. Am ande­ren wird die Kunst sich selbst. Der Künstler der Gegenwart muss des­halb bereit sein, sein Inneres im Kunstwerk nach aus­sen zu keh­ren und gleich­zei­tig den Dialog in sich hin­ein­tra­gen. Welche Erfüllung und gegen­sei­ti­ge Befruchtung! Der Stoff, aus dem Geschichte gemacht wird, der Boden star­ker Identitäten. Warum soll­te sich die Kunst dem ver­schlies­sen? Warum soll­te sie sich die­se Chance ent­ge­hen las­sen? Kein noch so intel­li­gen­ter Computer und kei­ne noch so gute Grafik kön­nen die­se Fähigkeit der Kunst strei­tig machen. Denn in der Visualisierung des inne­ren Dialogs liegt ihre Einzigartigkeit.

Entsteht die Lebendigkeit aus der inne­ren Haltung, aus dem inne­ren Dialog mit dem Gegenüber, so fin­det die­se Begegnung auch in der Auseinandersetzung mit der Materie, in der Tat, ihre Entsprechung. Die Geste, sie hat nicht aus­ge­dient, sie ist das urei­gen­ste Gegenüber zur Idee. Wo sonst hät­te der Mensch sei­ner Phantasie so kon­kret Ausdruck ver­lei­hen kön­nen? Und die­se Formung ist eine gegen­sei­ti­ge. So wie der Künstler die Materie formt, wird auch er durch sie geformt. Und so wie sie ihm begeg­net, schafft er durch sei­ne Leidenschaft auch immer wie­der Begegnungen. Wer könn­te also behaup­ten, dass Kunst kei­ne Tat mehr braucht? Idee ohne Tat ist wie das Gespräch ohne ein Gegenüber. Ein Monolog, der in der Luft ver­hallt, flüch­tig, form­los und leer.

Wir sind dank­bar für alle Künstler, die ihr Leben dem Dialog mit der Materie und mit dem Menschen ver­schrei­ben. Sie haben im Verlaufe der Menschheit Werke geschaf­fen, die stän­dig mit den Menschen im Dialog ste­hen, selbst wenn ihre Erschaffer schon längst wie­der zum Staub zurück­ge­kehrt sind. Sie sind es, wel­che die Menschen inspi­rie­ren, den Dialog zur Kunst und unter­ein­an­der auf­recht zu erhal­ten. Sie sind Zeugen davon, wie loh­nend es ist, ein Gegenüber zu pfle­gen und sich mit ihm ein­zu­las­sen.

Foto: zVg.
ensuite, Juni/Juli 2010

Einen Text gelesen und der hat gefallen? Spende per TWINT ein paar Franken - ohne Abo, aber mit gutem Gewissen. Geht doch auch.



Newsletter

Unsere Newsletter kommt nicht oft und nur dann, wenn etwas wichtig ist. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.




Mit der Nutzung dieses Formulars erklärst Du dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch die Schweizer-Newsletter-Software von «ensuite» einverstanden. (CH-Server)

logo