Locarno zum Letzten – Abschlussbericht vom 67. Internationalen Filmfestival

Von

|

Drucken Drucken

By Andy Eglin

Die Luft ist raus, der som­mer­li­che Hype zu Ende. Der Droge Film folgt der Kater. Die Nähe zum Fernen weicht wie­der der Ferne zum Nahen. Der klei­ne Alltag hat die Piazza Grande wie­der. Wer jetzt nicht den Zug besteigt, bei dem macht sich Grabesstimmung breit. Die Südprovinz fällt wie­der in ihren Dornröschenschlaf der Gerechten, jener Lokalpolitiker, die päpst­li­cher als der jet­zi­ge Papst Roman Polanski die Tür wie­sen.

Die Rede zum Begräbnis der Hochkultur über­las­sen wir nicht Festivaldirektor Carlo Chatrian, von dem man nie weiss, wenn er auf die Bühne stakt, ist er ein Tanzbär mit auf­zieh­ba­rem Federwerk, spricht er aus­wen­dig Gelerntes: «Buona sera Piazza! Buona sera amici del cine­ma: Cinema è semp­re emo­zio­ne!» – oder ziert sei­nen jugend­li­chen Lockenkopf genia­li­sche Bescheidenheit. Er weilt auch schon in Venedig. Wir aber wol­len am Grab das 67. Internationalen Filmfestivals von Locarno noch ein­mal eini­ge Hochs und Tiefs Revue pas­sie­ren las­sen des schon Abgeflaggten, dass es etwas län­ger lebe als nur zwei ver­gan­ge­ne Wochen:

«Fils de» (Pierre Gustave Hervé, Frankreich 2014) – Section Signs of Life

Sie nen­nen sich vom San Fernando Valley bei Las Vegas bis in die Pariser Rue du Château d’Eau «Acteur» oder «Actrice». Denn ihre Schauspielkunst gilt dem «Akt». Sie spie­len dabei auch Theater, agie­ren in einem zwei­ten und drit­ten Akt, denn sie kön­nen immer und über­all, was kaum der bett­läu­fi­gen Realität ent­spricht.

Erotik war immer ein Grenzgebiet der Kunst. Seit man die­se vom Leben trennt. Sie fand auch immer wie­der Abbildung im Sakralen. Im Barock ent­klei­de­ten die Künstler den Himmel voll grie­chi­scher und römi­scher Götter, leg­ten den Figuren aus klas­si­schen Sagen da und dort einen knap­pen Schleier über das Verschämte. Es war nichts ande­res als der dama­li­ge Porno, wor­an sich das Publikum in den Salons, ja selbst noch in Kirchen ergötz­te.

Bis der Maler Gustave Courbet 1866 mit sei­nem berüch­tig­ten Bild Der Ursprung der Welt zen­sur­los zeig­te, was Lustgefühl und bio­lo­gi­sche Sache ist, woher die Fils de immer kom­men. Doch die Geschichte die­ses Bildes illu­striert wei­ter­hin den Zwiespalt der Gesellschaft: Entstanden im Auftrag eines tür­ki­schen Diplomaten, der auch das Türkische Bad von Ingres besass, ein wei­te­rer Klassiker der ero­ti­schen Malerei, ging Der Ursprung unter einer höl­zer­nen Abdeckung, zu öff­nen nur mit Schlüssel, über aben­teu­er­li­che Stationen 1955 an Jacques Lacan.

Obwohl sich der Psychoanalytiker als Aufklärer pro­fi­lier­te, liess er über dem Ursprung eben­so einen ver­schieb­ba­ren Rahmen bau­en, wozu sich Sigmund Freud wohl im Grabe dreh­te, der vor­ne eine harm­lo­se Landschaft zeig­te. Erst 1988 (20 Jahre nach 1968!) wag­te es das Brooklyn Museum in New York, das Bild L’Origine du mon­de öffent­lich zu ent­hül­len. Seit 1995 wird es im Pariser Musée d’Orsay streng bewacht. Denn im Juni 2014 kam es erneut zum Skandal, als sich eine jun­ge Künstlerin eben­so nackt mit geöff­ne­ten Beinen vor das Motiv ihrer Vulva setz­te als ein bewuss­ter Akt der Vermittlung zwi­schen Kunst und Wirklichkeit. Obschon sich das Publikum soli­da­ri­sier­te, wur­de sie ver­haf­tet.
Wie die Geschichte der Bildenden Kunst zeigt auch jene des Films immer wie­der den mensch­li­chen Drang und Gang ent­lang gesell­schaft­li­cher Tabus und dar­über hin­aus. Dagegen ist die stets wie­der auf­flackern­de femi­ni­sti­sche Por-No-Debatte nichts ande­res als ein wei­te­rer, ethisch ver­hüll­ter Abwehrreflex einer eben­so tief ankern­den repres­si­ven Moral, die quer durch alle Religionen und Philosophien letzt­lich nur das Patriarchat bedient mit der Forderung nach Wiederverhüllung des Natürlichen – des Ursprungs des Lebens.

Auch selbst­be­stimm­te SexarbeiterInnen und PornodarstellerInnen ste­hen aus-ser­halb die­ser Moral. Dabei brin­gen sie die­se nur in extre­mis auf den Punkt: Der Mensch als Objekt, kaum je Subjekt des Kapitals. Menschenwürde ret­tet sich so nur in eine bes­se­re «Selbstwertschöpfung», im höhe­ren Preis für die eige­ne Haut, statt sie an einem unter­be­zahl­ten Arbeitsplatz ver­kau­fen zu müs­sen. Nicht nur: In der Gegenkultur der ‚amo­ra­li­schen› Community fin­det auch Lebenslust statt, die wie­der­um einem liber­tä­ren Bürgertum als idea­li­sier­te Projektionsfläche dient für uner­füll­te Wünsche. Es ist nicht nur deren Sehnsucht der Haut, son­dern auch nach einer freie­ren Sprache für die Sexualität, nach­zu­le­sen in Paul Nizon’s Das Jahr der Liebe (1981), bei Gabriel García Márquez oder Jorge Amado. Ein Gewinn an Selbstverständlichkeit, wel­che das «Milieu» aller­dings in einen neu­en Kerker ein­schliesst mit dem Tabu für das Romantische. Dabei träu­men wohl die mei­sten Sexworker und Porno-«SchauspielerInnen» von einer bür­ger­li­chen Existenz, vom Aus- und Einstieg …

Fils de von Pierre Gustave Hervé stellt die­se Frage nach der ‚Entfleckung› von ‚Schuld›: Was mei­nen die Kinder Enora et Léni des Filmregisseurs, Pornoproduzenten und immer noch ‑dar­stel­lers ‚HPG› dazu, dass ihr Papi für ihr Wohl mit sei­nem robu­sten Ding «schau­spie­lert»? – Kann er zurück in ihre ‚Unschuld›? Vor dem Lichterlöschen Kinderbücher vor­le­sen? Und wie gestal­tet sich das rea­le Liebesleben, wenn der Ehemann von Gwenaëlle Baïd, sie sind seit 7 Jahren ver­hei­ra­tet, bereits mit über 600 Partnerinnen immer noch beruf­lich kopu­liert?

Während die ‚Yellow Press› das Privatleben der Hollywood Celebrities mit Heerscharen von Paparazzi aus­leuch­tet, blei­ben die Teilnehmer der «Gonzo»-Filmindustrie, obwohl inzwi­schen eben­so ertrags­stark wie die hono­ri­gen Major Studios, anonym. Niemand fragt nach ihrem rea­len Leben. Dabei tra­gen vie­le der Akteure einen Ring, haben Kids, sind allein­er­zie­hen­de Mütter. Sie bedie­nen eben hand­fe­ste­re ero­ti­sche Träume im Kämmerlein, des­sen Stille pri­va­ti­mer ist als der manch­mal gro­tes­ke Lärm in den Kinosälen der Hochglanzproduktionen aus der aner­kann­ten Traumfabrik. Naturgemäss ist der künst­le­ri­sche Aufwand und Gehalt einer Pornoproduktion in den wenig­sten Fällen ver­gleich­bar. Aber dar­um geht es hier nicht. Es geht um die Grenzüberschreitung eines sozia­len Tabus.

Es gibt in der eta­blier­ten Filmgeschichte des Autorenkinos berühm­te Beispiele, womit sich das liber­tä­re Bürgertum nach dem kul­tu­rel­len, west­li­chen Umbruch von 1968 den Protagonisten und Inhalten des Milieus annä­her­te. Worin die roman­ti­sche oder aben­teu­er­li­che Liebe nicht mehr nur empha­tisch ange­deu­tet, son­dern phy­sisch voll­zo­gen wur­de. Den Anfang mach­ten impro­vi­sier­te «Trash»-Filme aus dem Pop-Art-Underground von The Factory des Andy Warhol mit den alter­na­ti­ven Superstars Viva und Joe Dallesandro: Blue Movie, Flesh (1968), Trash (1970) und Heat (1972) erho­ben das Geschlechtliche eben­so wie die Langeweile und Warhol sei­ne seri­el­len Campbell’s Suppendosen zum wür­di­gen Abbild des mensch­li­chen Alltags. Nicht des­sen Erhöhung und Stilisierung war das Ziel, son­dern die Wahrnehmung des Gewöhnlichen als Sensation. Es war ein Protest gegen alles Etablierte, nutz­te aber gleich­zei­tig geris­sen die Mechanismen der Eitelkeit einer kul­tur­be­flis­se­nen Elite. Dabei eman­zi­pier­te der schmuck­lo­se Mitschnitt von Sexualität die­se von ihrer übli­chen Idealisierung, um sie nicht zei­gen zu müs­sen, um sie rosa­rot ver­klärt wei­ter­hin ver­drän­gen zu kön­nen.

Es folg­ten 1972 Der letz­te Tango von Paris (Bernardo Bertolucci, Italien) mit Marlon Brando und Maria Schneider bei der Verwendung von Butter für nicht gezeig­ten Analverkehr, 1974 Les Valseuses (Bertrand Blier, Frankreich) mit Isabell Huppert, Miou Miou und Gérard Depardieu, wobei ein Kind ent­stan­den sein soll. 1976 dreh­te Nagisa Oshima L’Empire des sens (Japan/Frankreich), wor­in sich ein Glied regt, was das Meisterwerk auf den Index brach­te. 1986 zeig­te der ita­lie­ni­sche Filmpoet Marco Bellocchio in Il Diavolo nel cor­po einen ech­ten ‚Blow Job› (Kritiken umschrie­ben die­sen bil­dungs­bür­ger­lich als ‚Fellatio›) einer enthu­sia­stisch natür­li­chen Maruschka Detmers, die danach 6 Jahre kei­ne Rolle mehr bekam. Und Bellocchio wur­de damals als Anwärter auf die ‚Palme d’Or› vom Filmfestival in Cannes aus­ge­la­den, weil er sich wei­ger­te, die­se Szene weg­zu­schnei­den. 1986 ver­such­te Catherine Breillat in Romance (France) die klas­si­sche Trennung des Autorenfilms zum Schmuddelkino zu durch­bre­chen mit dem Pornostar Rocco Siffredi, der auf dem Set wider Erwarten wegen der Kluft zur intel­lek­tu­ell über­le­ge­nen Regisseurin erst ‚ver­sag­te›. Der Theaterregisseur Patrick Chereau dop­pel­te nach mit Intimacy (Frankreich, 2001), wor­in sich ein Liebespaar zum anony­men Stelldichein trifft, bis die­se ‚Insel› ero­ti­scher Seligkeit von ihrer Alltagsidentität ein­ge­holt wird.

All die­sen Beispielen aus der ‚Skandalgeschichte› des Films ist gemein­sam, dass sich aner­kann­te Filmschaffende und Künstler in eine Tabuzone vor­wa­gen, wie Salonlöwen sich den Damen auf der Strasse nähern. Sie schnup­pern am gesell-schaft­lich Verruchten, dem sie eine grös­se­re Freiheit andich­ten. Kaum je gelang es jedoch den Damen und Herren von der Strasse, hier ver­gleichs­wei­se den Stars des Pornofilms, in die eta­blier­te Kunst auf­zu­stei­gen.

Das Internet macht aber auch dies mög­li­cher. Mit der rasan­ten Verbreitung von Pornofilmen in die Schlafzimmer hat die Pornografie einen nie dage­we­se­nen Konsum erreicht, was aller­dings noch nicht iden­tisch ist mit ihrer Akzeptanz: Dennoch erga­ben Umfragen in Frankreich eine Verbreitung bei bis 30jährigen bei­der Geschlechts von gegen 50%. 2014 titel­te DER SPIEGEL sein Aprilheft (15) mit «Jugend forscht» – auf dem Cover ein jun­ger Mann wie­der­um vor dem Ursprung der Welt, nun auf dem Flachbildschirm: «Jugendliche bezie­hen heu­te ihre sexu­el­le Bildung aus dem Internet. Ist das gut so? – Droht dem Abendland Gefahr? Muss die Pornogesellschaft auf die Couch? – Sexualforscher plä­die­ren für einen ent­spann­te­ren Umgang mit der Flut der Nacktfilme.»

‚Pornoschick› heisst das Phänomen des sozia­len Aufstiegs einer Branche aus den Suburbs von L. A. Das eta­blier­te Hollywood öff­net sei­ne Türen: Regisseur Steven Soderbergh (u.a Sex, Lies, and Videotape 1989, Erin Brockovich 2000, Ocean’s Eleven 2001, Che 2008) dreh­te mit Sasha Grey, ‚Performer oft he Year 2008› für kru­de, aber selbst­be­stimm­te ‚Gangbangs›, 2009 The Girlfriend Experience. Grey ver­folgt inzwi­schen eine zwei­te Karriere zwi­schen Art Gallery, Rock Music und dem ‚American Independent Film›, wird am Sundance Festival auf dem roten Teppich begrüsst und gibt Exklusivinterviews in Hochglanzmagazinen. Sie ist bei wei­tem nicht die ein­zi­ge. In Deutschland hol­te die tür­kisch­stäm­mi­ge Sibel Kekili mit der Hauptrolle in Gegen die Wand (Fatih Akın, 2004), ihrem ersten Dreh aus­ser­halb des Porno, gleich einen ‚Bambi›. Wofür ande­re Schauspielerinnen ein Jahrzehnt anste­hen. Heute spielt sie zur Prime Time auf ARD im Tatort eine Kommissarin. Innerhalb einer Wohnung ist das ein kur­zer Weg, in der Medienwelt eine Interkontinentalreise, was beweist, die Abwehrfront aus bigot­ter oder fun­da­men­ta­li­sti­scher Moral löst sich auf. Alice Schwarzer und die Kirche wer­den klein bei­geben, weil ihnen das Fussvolk in die Normalität von Porno ent­eilt.

Fils de, die Kinder von HPG, wer­den sich mit dem kom­mer­zi­el­len ‚Gliedwerk› ihres Vaters arran­gie­ren, womit er sei­nen anspruchs­vol­len Autorenfilm quer­fi­nan­ziert mit dem Thema sei­nes Ausstiegs aus dem Porno und Einstiegs in eine zwei­te ‚Nouvelle Vague› in Frankreich. Mit einer beweg­li­chen Kamera und einem authen­ti­schen Blick in den urba­nen Alltag zwi­schen Küche, Bett und Arbeit, dem Leben auf den Leib geschaut. Mit einer edlen Tonspur zum Blues der Existenz. Dennoch bleibt die Frage offen: Spaltet sich die Seele vom Körper, wird sie durch Porno stumpf? – Verätzt seri­el­le, anony­me ‚Lust› ganz­heit­li­che Liebesfähigkeit? – Nach etli­chem Streit schie­ben die Eltern Hervé/Baïd ihren Kinderwagen aus dem Film, fas­sen sich wie­der bei der Hand: «Wir blei­ben zusam­men.»

«Electroboy» (Marcel Gisler, Schweiz 2014) – Semaine de la Critique

Was zeich­net Hochstapler aus? – Sie täu­schen nicht nur Opfer, sie par­odie­ren auch das System! – Denn geschrie­be­ne Gesetze funk­tio­nie­ren nur dank den unge­schrie­be­nen! Diese machen den sozia­len Kitt aus, das ‚Comme il faut›. Wer sich an die unge­schrie­be­nen hält, kommt mit den geschrie­be­nen kaum je in Konflikt. ‚Erfolg› defi­niert sich meist durch den Pfad der Tugend ent­lang dem Wertekanon. Der gän­gi­ge Intelligenzbegriff ori­en­tiert sich am Erfolg. Das ergibt einen Kreislauf des Gehorsams, was die Intelligenz begrenzt. Vielleicht müss­te man sie am Beispiel der Hochstapler neu defi­nie­ren: Nicht nur als Fähigkeit zur Analyse des Gegebenen, zur agi­len Opportunität, son­dern auch zu Missbrauch und Parodie. So gesche­hen schon im Fall des Hauptmann von Köpenick, Schuhmacher Voigt, der sich 1906 als Offizier aus­gab, am hell­lich­ten Tag die Stadtkasse plün­der­te.

Heute wiegt Ruhm viel mehr als Geld, das in der Schweiz genug vor­han­den ist. Ruhm ist die Währung des Medienzeitalters. Also träum­te Florian Burckhardt, gebo­ren 1974 in Basel, nach Abitur und Primarlehrerdiplom von ‚Hollywood›, wäh­rend er auf dem Snowboard hohe ‚Flips› stand und ‚Lines› zog. 1993 war das Pionierzeitalter der ‚Rider›, die auch eine neue Ästhetik begrün­de­ten, einen Life Style in ‚Sack›-Kleidung mit hip­pem Layout in Szenemagazinen. Worin die Buch-sta­ben der Titel genau­so über Doppelseiten spran­gen wie sich wag­hal­si­ge Snowboarder in die Tiefe stür­zen. Als Gründer von Independent und Freelancer bei Board Generation mit der höch­sten deut­schen Auflage, im Rückenwind eines neu­en Werbemarkts, brach­te er sein Selbstbewusstsein in die Startlöcher. Es brauch­te nur noch einen hüb­schen Anzug, Brillantine im Haar, einen zudie­nen­den Kumpel, und los ging der neue ‚Rodolfo Valentino› aus der klei­nen Schweiz in die Schwulenszene von L. A. Mit einem One-Way-Ticket, wird schon. Hinein in den Molloch, der Millionen Träume ver­schlingt und wie­der aus­spuckt. Er erfand sich eine Curriculum, das nie­mand in Zweifel zog, noch über­prüf­te, da in USA die Schweiz zum Verwechseln fern ist mit Schweden. Er gab sich im Rausch sei­nes Spiegelbilds als Star aus und wur­de auch einer. Nicht im Filmgeschäft, aber auf dem Laufsteg für Dolce & Gabbana, Prada und Gucci, von L. A. nach Mailand, London und Tokio: Swiss ‚Wonderboy› und Dorian Gray. Atemberaubend auf der hohen Leiter, bis zum Sturz, der immer kommt. Früher oder spä­ter. Bei ihm spä­ter. Er umschifft die­sen mit plötz­li­chen Kehrtwendungen, lässt Verehrer, nicht Verehrerinnen, mit Tränen in der Leere ste­hen, wäh­rend er die sei­ne mit neu­en Höhenflügen aus­he­belt, als gäbe es kein Gesetz der Schwerkraft: Wieder in Zürich und in Berlin orga­ni­siert er rie­si­ge Parties, klotzt 5 CDs mit Elektropop, defi­niert sel­ber, was wer, wenn nicht er ansagt, und Tausende hip­pen mit – er wird «Electroboy», bran­det sich selbst als Label. Zieht naht­los bei R.O.S.A.S. ein, der Pionier- und Top-Werbeagentur für cross­me­dia­le visu­el­le Kommunikation, tüf­telt auf dem ver­gol­de­ten Stuhl an bun­ten Filmchen für die Webseiten grau­er Mäuse, sprich Marketingleiter nam­haf­ter Konzerne, die auf der neue­sten ‚Wave› der Jugend mit­sur­fen wol­len zu bes­se­ren bör­sen­ko­tier­ten Bilanzen. Aber jede rol­len­de Welle hat ein Ende, ufert lei­se aus, ver­sickert im Kies…

Als wäre nichts gewe­sen. Und doch war da vie­les: Fotos, Interviews, Erstaunen und gebro­che­ne Herzen. Und immer wie­der die knap­pen, beis­send intel­li­gen­ten Einsichten eines genia­len Hochstaplers, war­um alles so kam, wie es unmög­lich schien. Heute ist Florian Burckhardt nur noch ein Schatten sei­ner selbst, wenn er sich je war, oder nur ein Spieler jetzt ohne Karten, lebt er iso­liert, licht­scheu und mul­ti­pa­ra­no­id mit sei­nem Hund in einer mitt­le­ren deut­schen Stadt – im Grauen.

Der Dokumentarfilm Electroboy hät­te den Preis der ‚Semaine de la Critique› mehr als ver­dient – und ging doch leer aus. Nicht nur, weil ein Hochstapler, der zumin­dest zeit­wei­lig reüs­siert, den Verhältnissen gna­den­los den Spiegel vor­hält, son­dern auch, weil in die­sem ‚Cinema véri­té› ein Stück rea­le Therapie statt­fin­det:

Wir wer­den Zeuge des Treffens einer Familie, zer­rüt­tet seit dem frü­hen Unfall-tod des Bruders, am Steuer der Vater mit über­setz­ter Geschwindigkeit – als An-fang vom Ende. Und sehen real life zu, wie aus dem ver­meint­li­chen Ende wie­der ein Anfang wird. Das ist viel authen­ti­scher als das bereits bespro­che­ne Porträt Cure (Sabine Gisiger) über Verdienste eines eta­blier­ten Therapeuten in USA.

«Frère et Sœur» (Daniel Touati, France 2014) – Cineasti del pre­sen­te

«Filme über Kinder sind kin­der­leicht, Du brauchst nur eine Kamera hin­zu­stel­len,» schnarrt der Soziologieprofessor aus Mailand etwas ver­ächt­lich. Indes ande­re, den Schreibenden inbe­grif­fen, ver­zückt aus dem Dunkeln in den Regen tre­ten. Aus einem wun­der­ba­ren Universum von Spiel und Ernst der Geschwister Marie (8) und Cyril (6), die sich völ­lig frei vor der Kamera bewe­gen. Was allein schon eine Meisterleistung ist. Zu die­sen bei­den Selbstdarstellern und Laien ein sol­ches Vertrauen auf­zu­bau­en, ihnen so nah auf die Gesichter zu rücken, sie so gedul­dig wäh­rend zwei Jahren zu beob­ach­ten – wie sie sich die Welt aneig­nen. Wir sind live dabei, wie Gedanken in Sprache sprin­gen, lesen die Mimik ihres ersten auto­no­men Denkens. Dabei ist die­se Welt der Kinder nicht viel anders als die Erwachsener. Wir erken­nen uns wie­der. Die gan­ze Klaviatur der Gefühle der Spezies Mensch ist schon da, nur weni­ger gefil­tert, wird laut und lei­se, krea­tiv und destruk­tiv – sucht aus Zorn über Kränkung nach einer Lösung. Genauso ist es, wenn wir imi­tie­ren, beleh­ren und posie­ren. Und auch Kinderhumor ist, wenn die­se trotz­dem lachen.

Wir sind als ein­zi­ge Erwachsene zuge­gen – im Zuschauerraum. Auf der Leinwand blei­ben die raren Stimmen der Eltern strik­te im Off. Das ist der Kunstgriff die­ses erstaun­li­chen Kinderporträts. Das macht die Bühne frei für ein Welttheater im Kleinen von atem­be­rau­ben­der Präsenz. Keine Sekunde ist ver­tan. Wir lau­schen jedem Ton und Wort, neh­men teil an der genui­nen Hingabe. Wie der Zauber von Musik und Tanz ent­steht, die­se in bereits gros­se Persönlichkeiten über­ge­hen. – Dennoch bre­chen sich an die­sem Meisterwerk eines Dokumentaristen unse­re Geister, wie auch der klei­ne Bruder und sei­ne grös­se­re Schwester sel­ten einer Meinung sind. Was beweist, das Kino ist trotz TV und Web auf dem iPad noch längst nicht tot. Solange es Freunde zum Diskurs her­aus­for­dert. Kinderleicht.

Grenzen ‚mit­ten durchs Herz›

Für vie­le bedeu­tet ‚Freiheit› kaum mehr als eine Zigarette rau­chen oder ‚freie Fahrt für mein schnel­les Auto›. Deshalb den­ken Mehrheiten über Minderheiten, die nach mehr ‚Freiheit› ver­lan­gen: «Was bil­den die sich ein!» –

Grammatikalisch ist das eine Frage, also müss­te man den Satz mit einem Frage-zei­chen ver­se­hen. Aber sol­ches Denken ist kein Fragen. Wer kaum je ‚Freiheit› bean­sprucht, noch ver­misst, will auch nichts von ihr wis­sen. Der Satz wirkt sich folg­lich als Anklage aus gegen alles Fremde – er ist ein Abwehrreflex all jener, die sich als Tugendwächter in ihrem Gefängnis zu des­sen Türsteher machen. Gar noch miss­bräuch­lich mit dem Schlagwort der ‚Freiheit›. Damit outen sich alle Populisten – auch in der Schweiz. Bis auch die­se Türsteher mal an eine Grenze kom­men, wo ihnen der Durchgang ver­wehrt wird. Dann erst fängt mensch­li­ches Bewusstsein an – mit der Frage nach der ‚Freiheit›: Wenn man Fragen stellt, statt die­se mit vor­fa­bri­zier­ten Antworten zu ver­hin­dern.

Mauern sind auch sol­che frag­lo­sen Antworten – will­kür­lich errich­tet quer durch die Landschaften und zwi­schen Volksgruppen. Territorien und Ideologien sind eben­so star­re Ausrufe- statt Fragezeichen. Nur Fragen füh­ren zum Frieden, denn sie bedeu­ten das Menschenrecht auf Respekt. ‚Offizielle› Antworten wol­len meist Fragen abwie­geln. Fragekultur ist Friedenskultur – ihr Gegenteil ist die Diktatur.

Als Francis Fukuyama 1992 in Harvard sei­ne These vom «Ende der Geschichte» for­mu­lier­te, war das eher gren­zen­los naiv, als in sei­nem Denken gren­zen­los frei. Er war als Amerikaner nach dem Ende des Kalten Kriegs typi­scher­wei­se noch befan­gen im Blockdenken. Somit ver­stand er den glück­li­chen Fall der Mauer 1989 als Heilsversprechen für eine nun freie Welt. Womit er ‚Geschichte› als fort­schrei­ten­de Befreiung defi­nier­te. «Befreit» zum Kapitalismus höre sie auf. Wir wis­sen es heu­te bes­ser. Auch nach Auflösung der Sowjetunion und ihrer tota­li­tä­ren Ideologie herrscht nach wie vor fast über­all Unfreiheit und Gewalt. Das macht die ‚Geschichte› wei­ter not­wen­dig als Summe aller ‚Geschichten›. Um auch Jean-Luc Godard zu wider­spre­chen, der einen eben­so törich­ten Satz wie Fukuyama von sich gab: «Man kann im Kino heu­te kei­ne Geschichten mehr erzäh­len. Es ist schon alles gesagt.»

Nein, wir müs­sen die Geschichten des ewi­gen Menschentraums von der ‚Freiheit› immer wie­der erzäh­len. In allen Schattierungen und wider­sprüch­li­chen Facetten. ‚Freiheit› defi­niert sich meist durch ihre Bedrohung. Sie ist nebst der ‚Liebe› des Menschen kost­bar­stes Gut. Das sind auch die wich­tig­sten Inhalte der Filmkunst als Raum für Utopie. Auch die ‚Liebe› ver­bin­det sich mit der Freiheit oder erstickt an ihrem Gefängnis. Beide leben von ech­ten Fragen und ehr­li­chen Antworten. Es gab die­ses Jahr in Locarno noch eini­ge Filme, die sich die­sen Achsen der Existenz – «x» für Freiheit und «y» für Liebe – bemer­kens­wert stell­ten:

«Exit» (Chienn Hsiang, Taiwan/Hongkong, 2014) – Cineasti del Presente

Am Anfang die­ses eben­so zar­ten wie har­ten fern­öst­li­chen ‚Kammerspiels› wird Ling, eine allein­ste­hen­de Näherin von 45 Jahren, ent­las­sen. Immerhin darf sie eine Nähmaschine mit nach­hau­se neh­men, die wie sie nicht mehr gebraucht wird. Damit führt sie Reparaturen aus, näht Ballkleidchen für jün­ge­re Frauen, die Tango tan­zen und noch aktiv sind auf dem Heiratsmarkt. Während sie selbst, viel zu früh im Klimakterium, als Frau ‚nicht mehr repro­duk­tiv› ist. Ihr Mann hat sich aus dem Staub zu einer ande­ren gemacht. Ihre Tochter drückt alle ihre Anrufe weg. Der ein­zi­ge Mensch, den sie noch sieht, ist die eige­ne Mutter im Spitalbett.

Bis hier­her also ‚Bonjour Tristesse›, Depression pur. Wer noch im Kino sit­zen bleibt oder die­se Kritik wei­ter liest, muss ein Masochist sein. Der liebt mor­bi­des Licht in anony­men Wohnkasernen und ste­ri­len Fastfood vom Plastiktresen. Der hat nicht schon Dutzende lamen­ta­ble asia­ti­sche Grossstadtdramen gese­hen als ein­zi­ge Alternative zu den noch mehr ver­brei­te­ten Metzeleien von Mafiagangs auf Motorrädern mit Kung-Fu-Akrobatik. Wofür sich eine hohe Funktionärin der «Asian Movie Industry» auch noch im Rampenlicht der ‚Piazza Grande› brü­ste­te.

Doch Exit hält eine uner­war­te­te Überraschung bereit für den, der sit­zen bleibt. Im Spital liegt im Bett gegen­über der Mutter hin­ter dem Vorhang ein Verletzter, der trotz Morphium unsäg­lich stöhnt. Er wird kaum betreut, wes­halb sich Ling ver­stoh­len sei­ner annimmt, womit sie mit aller Konvention bricht. Sie benetzt sei­ne sprö­den Lippen, kühlt sei­ne Stirn. Es erwacht eine Liebesgeschichte nur zwi­schen zag­haf­ten Händen. Sie ken­nen sonst nichts vom andern, wer­den sich nie in die Augen sehen, denn der ver­letz­te jun­ge Mann ist vor­erst blind und dann ent­las­sen. In ihrer gering­sten Berührung fin­det das tief­ste Geheimnis und gröss­te Leidenschaft statt. Ein stum­mer «Pas de deux mains» als Tanz vol­ler Schönheit, mit aller Zärtlichkeit und Wucht der Liebe. Was die Taiwaner Schauspielerin Chen Shiang-chyi hier­bei mimisch fili­gran aus­drückt, wie viel ihr Gesicht wort­los erzählt, ist abso­lu­te Weltklasse von Schauspielkunst und erschüt­tert durch eine kaum erwar­te­te Botschaft: Denn Exit meint nicht den Tod, son­dern das Leben, die­sen vita­len Ausbruch aus Schmerz und Einsamkeit in die Freiheit zur Liebe. Exit war in der Meisterschaft der Reduktion, im bezau­bern­den Schattenspiel sich fin­den­der Hände, wohl kaum je wur­de Vereinigung schon so zart dar­ge­stellt, auch ein stil­les Highlight des dies­jäh­ri­gen Festivals, das lei­der ohne Preis blieb.

«Broken Land» (Stephanie Barbey, Luc Peter, CH 2014),
Semaine de la Critique

Die zwei wich­tig­sten Grenzverläufe der Welt tren­nen nicht nur Kontinente, den armen Süden vom rei­chen Norden. Es fin­det an ihren Zäunen, Gräben, Wachtürmen, Radar- und Hundestationen, mit­tels Drohnen und Bodensensoren, auf ihrem Wasser und in ihren Wüsten auch ein Kulturkampf um Zivilisation statt.

Die Flüchtlingsströme von Südamerika nach USA und von Afrika nach Europa wer­den immer grös­ser, die Schlepper noch aus­beu­te­ri­scher, die Todesfälle zur Normalität. Darüber wird täg­lich berich­tet, die Reizschwelle für Anteilnahme inner­halb der Komfortzonen immer dra­sti­scher. Die Dramen, wem es hin­über gelingt, set­zen sich auch jen­seits der Grenze fort. Die Immigranten wer­den zur poli­ti­schen Manipulationsmasse für rechts­na­tio­na­le Populisten und ihre blind-wüti­gen Anhänger, wel­che die nörd­li­chen Demokratien und von der Verfassung garan­tier­te Bürgerrechte aus­he­beln.

Die «Tortilla Wall» erstreckt sich von den Grenzstädten San Diego und Tijuana am Pazifik über 3’144 Kilometer bis nach Brownsville (Texas) am atlan­ti­schen Golf von Mexiko. 2006 über­quer­ten offi­zi­ell 250 Millionen in bei­den Richtungen die Grenze, geschätz­te 350’000 Menschen wan­dern jähr­lich ille­gal in die USA ein. 2000 wer­den tot gebor­gen – ver­dur­stet oder erschos­sen (Quelle: Wikipedia).

Es gibt schon etli­che Fernsehdokumentationen über den mar­tia­li­schen Zaun, die Massen, die ihn anstür­men, und die mili­tä­risch hoch­ge­rü­ste­ten Grenzpatrouillen, die genau das ver­hin­dern wol­len. Aber noch nie galt ein Dokumentarfilm jenen Amerikanern, die in die­sem ‚No Man’s Land› von will­kür­li­cher staat­li­cher Grenze ein­ge­sperrt sind, so dass Indianer ihre Heiligtümer in Sicherheitszonen nicht mehr besu­chen kön­nen und Familien in einem Klima der Menschenjagd mit ihren Kindern leben müs­sen: «Sie geben vor, die Grenze für uns zu beschüt­zen, und machen unser Leben zur Hölle. Täglich müs­sen wir auf dem Schulweg meh­re­re Checkpoints pas­sie­ren. Sie kon­trol­lie­ren uns immer wie­der, obschon sie uns alle ken­nen. – It’s hard to teach my kids any trust becau­se in the out­side world is con-stant­ly fear!» – Dieser besorg­ten Mutter ste­hen gedul­de­te, auch in gefälsch­ten Uniformen mor­den­de Bürgerwehren gegen­über mit Jagdinstinkt, aber wenig Bildung: «Das ist doch kein Rassismus, wenn wir unse­re Grenze ver­tei­di­gen. Wir wis­sen nicht, haben sie Bomben, sind es Mörder. Wenn wir die­sen Zaun nicht hät­ten, wie vie­le, glau­ben Sie, wür­den von Bangladesh hier­her kom­men? – Millionen! Wir ver­tei­di­gen hier den höch­sten Lebensstandard und die beste Nation der Welt gegen das gan­ze Universum.» – Deshalb hängt am fünf Meter hohen Wüstenzaun in Riesenformat ein fro­sti­ges Plakat: …Good fen­ces make good neigh­bours. Robert Frost.» Die Wirkung ist beschei­den.

Broken Land ist auch eine Spurensuche von Tausenden jun­gen Männern, die unter Lebensgefahr ihr Glück und das ihrer zurück­ge­las­se­nen Familien suchen. Direkt sehen wir kei­nen ein­zi­gen Flüchtling. Erfahren aber von Anwohnern, die auch ille­ga­le Hilfe lei­sten, Verpflegung und Wasservorräte hin­ter­le­gen, dass die häu­fi­gen Bussarde hier alle fett wären von den Leichen. Von eini­gen lan­den die sterb­li­chen Überreste, wobei auch die Gebeine noch ihre Geschichte erzäh­len, von Alter und Herkunft, bei ein­fühl­sa­men Anatomen in den Grenzspitälern, die bemüht sind, die Angehörigen zu ver­stän­di­gen, wenn sich die­se aus Fotos und Ausweisen erschlies­sen las­sen: «Das Schlimmste ist, wenn Familien, Mütter und Kinder Jahre in Ungewissheit aus­har­ren, ob ihre Liebsten noch leben!» – So sind auch an der Grenze des ‚American Way of Life› alle mensch­li­chen Gegensätze sess­haft. Die Fratze und das Lächeln. Broken Land gibt die­sem Schweigen in der Wüste, den lee­ren Kanistern, der Würde man­cher letz­ten Behausung unter kar­gen Büschen ver­stö­ren­de Bilder und Stimmen, die noch lan­ge nach­klin­gen.

«Dancing Arabs» (Eran Riklis, Israel/Frankreich/D 2014) – Piazza Grande

Eyad (14) ist ein hoch­be­gab­ter Schüler und der gan­ze Stolz sei­ner ara­bi­schen Familie. Sein Vater wur­de einst von der Universität aus­ge­schlos­sen wegen der Teilnahme an Demonstrationen für die Rechte der Araber. Eyad soll nun des­sen gesell­schaft­li­che Ehre wie­der her­stel­len. Wegen sei­ner Bestnoten erhält er tat-säch­lich einen Freiplatz an der renom­mier­te­sten High School Jerusalems mit krea­ti­ven Freiheiten wie auf einem ame­ri­ka­ni­schen Campus: Man spielt Theater, musi­ziert und zitiert euro­päi­sche Freigeister. Dabei wer­den er und die sinn­lich offe­ne Naomi zum inni­gen Liebespaar. Bis deren Eltern aus der jüdi­schen Elite davon erfah­ren. Nun zeigt sich unter dem libe­ra­len Firnis nack­ter Rassismus. Naomis Eltern wol­len sie von der Schule neh­men. Stattdessen ver­zich­tet Eyad und nimmt einen Job als Tellerwäscher an. Sein ehe­ma­li­ger Zimmerkumpel Jonathan lei­det an Muskelschwund, kann eben­falls nicht mehr zur Schule. Eyad nimmt die Einladung der Mutter an, Jonathan zu betreu­en und wird zu des­sen Sterbebegleiter. Naomi fällt nach anfäng­li­chem Liebeskummer nicht weit vom Stammbaum und macht Karriere in einer Eliteeinheit der Armee, was zwei­fel­los ihr aka­de­mi­sches und beruf­li­ches Fortkommen in der aus­ge­präg­ten israe­li­schen Ständegesellschaft beför­dern wird. Deren unter­ste Stufe die Araber ein­neh­men, obwohl eben­falls Bürger Israels. Als Jonathan stirbt, nimmt Eyad mit Einverständnis der Mutter des­sen Name an und schafft unter fal­scher Identität die Aufnahme an die Universität.

Dancing Arabs zeich­net lie­be­voll und far­big ver­schie­de­ne Milieus im moder­nen Israel, deren ober­fläch­li­ches Zusammenleben, aber auch des­sen rigi­de sozia­len Trennwände, wel­che Eyad den Aufstieg zum Akademiker nur unter Verleugnung sei­ner wah­ren Herkunft mög­lich machen. Dabei ist Dancing Arabs wohl eben­so ein Klischee für ara­bi­sche Lebensfreude wie wir ger­ne das all­jähr­li­che Tanzfest der Zigeuner in Saintes-Maries-de-la-Mer als Folklore besu­chen, zuhau­se aber ihre Standplätze mei­den. Dancing Arabs ist bei aller Psychologie der Figuren eine bit­te­re Anklage gegen den Staat Israel und sei­ne Elite. Der einst gegrün­det von Verfemten, längst sel­ber zum Rassismus neigt. Aus Opfern wur­den Täter.

«Durak» (Yury Bykov, Russland 2014) – Internationaler Wettbewerb

Man neh­me die Pressefotos von Wladimir Putin der letz­ten Monate, höre sei­ne Friedensrhetorik mit lei­ser Stimme und einem Blick aus blau­en Augen wie der Heilige von El Greco, was schon Georg W. Bush und Gerhard Schröder irre­führ­te, nun auch noch alle ‚Putinversteher›, was wohl auch an der Intelligenz liegt – und befin­det sich schon inmit­ten der Geburtstagsfeier von Durak (der Verrückte) von Honorablen einer rus­si­schen Kleinstadt. Es wird Wodka kre­denzt (cre­de­re = glau­ben) auf die Verdienste von «Mutti», der Bürgermeisterin, wel­che die Stadt in zwan­zig Jahren hoch­brach­te. Das ‚Familiäre› sug­ge­riert sozia­le Verbindlichkeit, kaschiert aber nur das rea­le Machtgefälle. Stalin hat­te den Beinamen ‚Väterchen›.

«My film repres­ents most of Russian life. The models of human rela­ti­ons that have exi­sted for hundreds of years. Russian poli­tics is based on lies,» sagt der 33-jäh­ri­ge Yury Bykov von sei­ner Hardcore-Parabel über kor­rup­te rus­si­sche Zustände. Wir wol­len die Russen nicht ver­teu­feln. In Missing (Costa-Gavras, 1982) lügen die Amerikaner genau­so über das Verschwinden eines Studenten in Santiago, als der CIA Agusto Pinochet an die Macht mor­de­te. Auch Henry Kissinger kann bis heu­te dreist dar­über lügen. Lüge scheint der Kitt einer jeden Pyramide aus Willkür und Macht.

Ein Hochhaus ist eine Konstruktion wie die Gesellschaft, bei­de ruhen auf einem Fundament. Wenn sie soli­de gebaut sind. Die Zweckentfremdung von Budgets in Privatschatullen statt in die öffent­li­che Bausubstanz kann bei­des zum Einstürzen brin­gen. Lügengebäude haben eine schlech­te Statik. So neigt sich das Hochhaus an die­sem Abend der Geburtstagsparty gefähr­lich im Schneetreiben und Wind. Dima Nikitin, ein grund­ehr­li­cher Klempner der Stadtverwaltung, ent­deckt einen Riss durch alle Badezimmer und Stockwerke. Er eilt ans Fest und schlägt bei den Verantwortlichen Alarm. Man müs­se sofort eva­ku­ie­ren. Diese wim­meln ihn erst ab, schimp­fen ihn inkom­pe­tent. Endlich inspi­zie­ren zwei Stadträte die Gefahr vor Ort. Es ist ihr Todesurteil. Denn nun sind auch sie Zeugen. Die Rettung käme zu teu­er. Also tun die Verursacher der Missstände gar nichts. Auch «Mutti» sind die Hände gebun­den, weil in der Nomenklatura jeder des andern ‚Einkünfte› weiss. Auch die Bürgermeisterin ver­dankt ihre Karriere dem Polizeichef. Der lässt als Symbolfigur für die Macht noch immer in Händen von Militär und KGB (heu­te FSB) sei­ne Kollegen Zeugen von der Miliz erschies­sen. Nur Klempner Nikitin las­sen sie lau­fen, ein rus­si­scher ‚Michael Kohlhaas›, der statt mit sei­ner Familie zu flie­hen, auf eige­ne Faust ver­sucht, die aso­zia­len Bewohner aus dem Wohnsilo zu ret­ten. Als grau­sa­me Ironie auf die Geschichte von sei­nem Idealismus wird er nicht von der staat­li­chen Mafia, son­dern von denen, die er ret­ten will, gelyncht.

Es ist erstaun­lich, dass ein so hart gezeich­ne­tes poli­ti­sches Drama mit schar­fer Kritik an Putins ‚System› gera­de jetzt den Weg in den Westen fin­det. Noch muss es in Moskau libe­ra­le Kräfte geben, die Oppositionelle gegen wie­der­erwach­ten Staatsterror unter­stüt­zen.

Trotz der fata­len Endzeitgeschichte – wie Kafkas Romane von alle­go­ri­scher Tragweite – will der Regisseur sei­nen Film, beru­hend auf eige­nen Erfahrungen, den­noch nicht als pes­si­mi­stisch ver­stan­den wis­sen. Die Botschaft des Films sei letzt­lich hoff­nungs­voll. Indem sich der Klempner, ein Mann aus dem Volk, der Zynik des Apparats und der Korruption ent­ge­gen­stellt. Für sei­ne star­ke Interpretation des Zivilisten Nikitin, der ein­fach nur Verantwortung über­neh­men
will und dabei zu Tode kommt, erhielt Artem Bystrov in Locarno den ‚Goldenen Leoparden› für die beste männ­li­che Hauptrolle.

«The cha­rac­ter wins when he does ever­ything he can pos­si­bly do to suc­ce­ed. What is important is to try. The result is not important. The attempt to reach suc­cess is important, regard­less of whe­ther suc­cess comes or not.» – Zu einem Vergleich mit Dostoyevsky’s Idiot (Durak!) winkt Regisseur Yury Bykov ab: «Dostoyevsky’s cha­rac­ter is patho­lo­gi­cal. My film’s cha­rac­ter is prag­ma­tic, but he has a moral code. The cha­rac­ter is not affec­ted by this social dise­a­se. Thank God the­se peo­p­le exist to give us this high exam­p­le of truth. We need such peo­p­le.»

Auf dem Maidan in Kiew ver­sam­mel­te sich gera­de eine sol­che Zivilgesellschaft und ver­lang­te erfolg­reich nach mehr Selbstbestimmung für sich und die Ukraine. In alten Reflexen behaf­tet von 1956 und 1968, insze­niert Russlands Führung aus der ideo­lo­gi­schen Schule des ehe­ma­li­gen KGB wie­der einen Krieg, der sich zum Brandherd auch für Europa aus­zu­wei­ten droht. Einmal mehr ste­hen Panzer gegen Freiheit. Die Geschichte lehrt, die Freiheit ist letzt­lich nicht auf­zu­hal­ten.

«Mula sa kung ano ang noon» (Lav Diaz, Philippinen 2014),
Internationaler Wettbewerb

Die fast sechs Stunden Länge von Woher wir kom­men in deut­scher Verkürzung des Siegerfilms des Internationalen Wettbewerbs von Locarno 2014 sind bereits Legende. Solchen Legenden geht ihr Ruf vor­aus, sel­ten nach, denn die wenig­sten haben das Original in vol­ler Länge gese­hen. Gelegenheit dazu wird nebst wei­te­ren Festivals auch kaum mehr sein, denn nur weni­ge Liebhaberkinos wer­den das gewal­ti­ge Epos zei­gen, viel­leicht ARTE im Nachtprogramm. Schon mal hielt sich ein Film an kei­ne Vorgaben des Vertriebs und Marktes: Ariane Mnouchkine und ihr Pariser Théâtre du Soleil bei der Verfilmung von Molière (1978), eben­falls ein über­wäl­ti­gen­des Epochenbild von 4–5 Stunden Länge auf der per­sön­li­chen ‚Longlist› der 50 besten Filme aller Zeiten. Dieses Werk gibt es nur noch auf DVD.

Ganz ähn­lich ver­hält es sich in der Literatur etwa mit Robert Musils Mann ohne Eigenschaften, des­sen tau­send Seiten kaum jemand durch­steht. Gleichwohl spricht ‚man› – weit mehr als die Leser – von einem Jahrhundertwerk. Und wie sich Musil die Freiheit nimmt, auf den ersten Seiten ein­fach nur die Wolkenlage über Wien an einem Augusttag vor dem ersten Weltkrieg zu beschrei­ben, wie er über die Meteorologie die zuneh­men­de Spannung beschreibt, die sich als Ernst Jüngers Stahlgewitter töd­lich ent­la­den wird, so ent­wickelt auch Lav Diaz in Mula sa kung ano ang noon erst all­mäh­lich die Zeichen der Zeit, wel­che ins Kriegsrecht und die Diktatur von Ferdinand Marcos (1972 – 1981) mün­den.

Doch die­se Diktatur ist nur ein Symptom der Verhältnisse, nicht deren Ursache. Der Spielfilm zeigt in Schwarzweiss eine vor­in­du­stri­el­le Gemeinschaft auf dem Lande zwi­schen gackern­den Hühnern, Reisfeldern und Ozeanklippen, wie sie nicht nur in Asien immer noch vor­zu­fin­den ist. Der Verzicht auf Farbe hat nicht nur öko­no­mi­sche Gründe, son­dern macht die Szenerie noch sug­ge­sti­ver, redu­ziert von jeder Ablenkung. Die Radikalität der Bilder und Handlung erin­nert an Suna no onna (Die Frau in den Dünen) von Hiroshi Teshigahara, Japan 1964.

Das Dorf ist ein klas­si­scher Huis clos, ein über­schau­ba­rer Kosmos mit Figuren, die nicht von ihm los­kom­men. Sie zap­peln wie in einem Spinnennetz in ihrer Verstrickung. Ein Waisenjunge wächst bei sei­nem ‚Onkel› auf, der ihm erzählt, sei­ne Eltern hät­ten ihn für immer ver­las­sen. Am Ende des Films erfah­ren wir: er ist selbst der Vater des Jungen und hat als Liebhaber der Mutter die­se und ihren Mann erschla­gen. Da ist eine jun­ge Frau, die ihre epi­lep­ti­sche Schwester pflegt, mit die­ser Bürde allein gelas­sen, die­se zuletzt ver­gif­tet und mit ihr ins Meer geht. Da ist der Priester, der nur das Beste will und im ent­schei­den­den Moment das Schlechte tut. Als revo­lu­tio­nä­re Banden infil­trie­ren und der auto­ri­tä­re Staat als Antwort eine Militärbasis errich­tet, erschei­nen die­se nur als logi­sche Ausbrüche aus der sozia­len Enge. Diese Ereignisse haben auch einen histo­ri­schen Bezug.

Was das post­hu­me Gemälde des phil­ip­pi­ni­schen Regisseurs von sei­ner Kindheit aus­zeich­net, ist wie er dies zeigt: Er hält tat­säch­lich die Lupe auf die Zeit, lässt sie gesche­hen, unter­wirft die Bilder wie­der ihrer unauf­ge­reg­ten Ruhe, erdet sie an den Dingen, wie sie sind. Das ist weder lang- noch kurz­wei­lig. Gut Ding will Weile haben. Denn nach anfäng­li­chem Widerstand gegen die­se «Echtzeit» ohne übli­che Verkürzung und Beschleunigung unter­wirft man sich ihrem Diktat. Plötzlich ist man nicht mehr nur Betrachter, son­dern tritt selbst ein in die­se archai­sche Welt.

Die Bilder begin­nen zu atmen und wir in ihnen. Wir sit­zen nicht mehr im Kino, son­dern vor Ort. Werden vom ste­ten Monsunregen eben­so nass – im Trockenen.

Ein sol­ches Wagnis gegen­über dem Zuschauer setzt sehr viel Mut vor­aus. Auch Andrei Tarkovsky ging es ein, bezeich­nen­der­wei­se – im Titel wesens­ver­wandt – in Nostalghia (Russland/Italien, 1983), wor­in ein trop­fen­der Wasserhahn die Zeit wie­der dehnt in ihr ech­tes Erleben. Blicke ich nach Jahrzehnten auf die­sen Film zurück, so weiss ich nichts mehr von des­sen Handlung – der Wasserhahn tropft noch heu­te. Genauso ver­hält es sich mit einem Film von Ingmar Bergman, des­sen Titel ich nicht ein­mal mehr erin­ne­re. Doch sei­ne Wanduhr tickt wei­ter­hin in den Raum, macht die Zeit spür­bar auf ihrer ewi­gen Bahn ent­ge­gen all unse­rer Zerstückelung. Woher wir kom­men meint auch uns. À la recher­che du temps.

Wahrscheinlich macht genau dies das Geheimnis fil­mi­scher Meisterschaft aus: Im Kern geht es nicht um die Handlung, deren Sinn und Zweck, son­dern um die inne­ren, meta­phy­si­schen Bilder – ein trop­fen­der Hahn, die Stundenglocke einer Uhr. In Mula sa kung ano ang noon ist es ste­ti­ger Monsunregen als Trauer über die Verlorenheit der Existenz und der Sturm der Meeresbrandung als ihre Wut.

: http://www.kulturkritik.ch/2014/locarno-zum-letzten-abschlussbericht-vom-67-internationalen-filmfestival/

Einen Text gelesen und der hat gefallen? Spende per TWINT ein paar Franken - ohne Abo, aber mit gutem Gewissen. Geht doch auch.



Newsletter

Unsere Newsletter kommt nicht oft und nur dann, wenn etwas wichtig ist. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.




Mit der Nutzung dieses Formulars erklärst Du dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch die Schweizer-Newsletter-Software von «ensuite» einverstanden. (CH-Server)

logo